рефераты курсовые

Реферат: Советское искусство 60-80-х гг. ХХ века

рисовать. Но тот же своеобразный эффект остается: Орлова неудержимо влечет

грань между реаль­ностью и метафизикой. Жажда приобщения к тайне природы,

бесконечности проявлений жизни в бесконечном пространстве выступает в живописи

Орлова как одно из сущностных и прекрас­ных свойств человека. Эта жажда —

подлинный стимул творчества для самого художника. Такая позиция стала знаком

растущего внимания к проблематике поисков идеала в нашем искусстве и

олицетворяла новое направление его поисков.

Для «суровых» понятия позитивного, должного связаны с выбором социальной

установки, совершаемым автором и его героем. Для Попкова — с жизнью

совести, нравственной актив­ностью личности. Для Жилинского — с ее

тягой к культуре. Для названных мастеров рубежа 60—70-х годов — с идеей

активного духовно-чувственного бытия человека в природе. С течением вре­мени

утверждение подобной идеи получает у них все более опре­деленный романтический

оттенок. Не будет преувеличением по­лагать, что нарастание романтической жажды

идеала, волевой активности воображения в известный противовес

непосредствен­ному переживанию окружающего типично и для молодой генерации, и

для психологии нашей художественной культуры тех лет вообще. Ведь именно в

начале 70-х критика ведет на страницах журнала «Творчество» развернутую

дискуссию «о романтиче­ском». Романтическая тенденция вскоре породила свои

штампы, как-то произошло и с картиной «суровых». Более того, те и дру­гие

штампы даже переплелись. Возник стереотип крупноформат­ной декоративной

картины-панно, чрезвычайно устойчивый и до­живший до настоящего времени. Но в

истоках «романтизм» рубе­жа 60—70-х имел нечто глубокое, органическое. То был

процесс весьма емкий, хотя, вероятно, и недостаточно последовательный. В

частности, он нес с собой новую, оказавшуюся плодотворной линию освоения

художественного наследия.

В молодом искусстве 70-х годов больше неожиданного, больше сложного, чем в

порубежном «романтизме», о котором шла речь. Но и оно по-своему отвечает на

вопросы поколения «шестидесятников», в чем-то принципиально его «дополняет».

Де­ло здесь не во внешних контрастах. 60-е годы стремятся к един­ству стиля,

современного стиля, 70-е увлечены художественным наследием да к тому же не

отличаются единодушием в стилевых предпочтениях. 60-е — это жажда

монументальности, крупный масштаб. А младшие выражают себя преимущественно в

стан­ковых формах. Такие отличия очевидны, но их не стоит переоце­нивать.

Например, и «семидесятники» совсем не чуждались боль­шой картины. Кроме того,

многие из них прямо следуют в русле тенденций, намеченных старшими. Так что

были реальные условия художественной жизни тех лет.

Здесь вновь уместно подчеркнуть влияние Жилинского и Попкова.

Свойственная первому эстетизация образа и самого ма­стерства живописи

преломляется в работах (особенно ранних) Л.Кирилловой, Е.Романовой,

Д.Хабарова, О.Филатчева. Художест­венные идеи Жилинского и Попкова

соединяются у Ю.Рысухина. Казалось бы, это трудно представить. Но

молодой живописец из Оренбурга искренне увлечен подобной задачей. Итоговая для

него композиция «Посвящение Виктору Попкову» (1979) как бы переносит,

возвращает нравственный пафос «Мезенских вдов» почве народной легенды,

народного поэтического сознания. А возникает работа под обаянием того

идеального ремесла, какое стал культивировать в нашем искусстве Жилинский. Его

навыки Рысухин воспринимал в известной мере через посредство своего старшего

друга Виктора Ни. На этом пути эстетика Жилинского как бы эволюционирует от

музейности к некоей иконности, то есть почвенности и народности. Здесь Рысухин

соприкасается с логикой художественного развития рубежа 60—70-х годов. Молодого

ма­стера выделяет, пожалуй, лишь обостренность индивидуального лирического

переживания темы. Порой даже интимно-личный характер чувства. А это уже более

свойственно как раз его по­колению.

Обострение лирического начала совершается параллельно с растущей

интеллектуализацией творчества. В произведениях «семидесятников» мы нередко

сталкиваемся со своего рода исповеданием концепции — определенного

представления об идеале или суждения о действительности. Отсюда новые

пласти­чески-образные оттенки, даже если тема традиционна. Вот, на­пример,

раздумье о том, что такое художник, в чем суть его бытия. Рядом с Рысухиным

версии темы, очень существенной для поколения 70-х годов, предлагают москвич

В.Владыкин («Семья художника О.Лошакова», 1976) и киевлянка

Г.Бородай («Памяти художника А.Г.Венецианова», 1980), рижанин

Я.Анманис («Компо­зиция с художником», 1973) и Р.Бичюнас из

Вильнюса («Художник и праздник», 1980). Это лишь малая часть

произведений, могущих быть названными в подобном ряду. Как правило, такие

картины не поражают вспышками субъективного темперамента. Но почти каждая из

них отмечена самобытностью ценностного выбора. Конкретная задача их авторов —

воссоздать «мой» мир и мир моего героя. Те понятия о смысле искусства, о

красоте, ко­торые «нас» сближают. И такая нацеленность порождает в искус­стве

«семидесятников» удивительное, неведомое прежде богат­ство суждений. Тихая

идиллическая гармония в автопортрете Г.Бородай. Ошеломляющий театр

природы в композиции В.Вла­дыкина. Неповторимая стихия фольклорного

празднества у Бичюнаса и мерная череда символических видений, аллегорий

истории культуры у Анманиса. Выходя за пределы диалога с конкретной

моделью, широкую панораму ценностных представлений являют художники в картинах,

тип которых можно определить как поэти­ческий жанр. Это изображение бытового

мотива, поднятое до широкого ценностного обобщения. Таковы лучезарные и веселые

парафразы крестьянских сцен Брейгеля в ряде холстов ленин­градки Д.Бекарян

и совершенно особые по настроению «жанры в пейзаже» Н.Токтаулова из

Йошкар-Олы. У последнего мы часто находим отголоски языческого мифотворчества

марийского народа. Здесь же «детские жанры» москвички Е.Тупикиной и

симво­лические интерьеры, натюрморты, портреты киевлянина В.Ласкаржевского

.

Многие из подобных работ, следуя национально-романти­ческой традиции, открывают

ее новый аспект, усиленный ярким артистическим самоощущением живописца; теми

самыми зрелищностью, театральностью, которые критика воспринимала как одно из

главных свойств поколения «семидесятников». Но если тем самым повышается

значимость эстетического момента, то про­исходит это совсем по-разному у

литовца Й.Даниляускаса, армя­нина М.Петросяна и москвича

В.Рожнева, киргиза Д.Джумабаева и казаха А.Накисбекова,

таджика С.Курбанова, туркмен Ш.Орадова и К.Оразнепесова

, азербайджанца Ф.Халилова. Своеобразие заметно и тогда, когда

работающий в Алма-Ате К.Муллашев пи­шет, казалось бы, вполне

«космополитические» пейзажные моти- вы эпохи НТР. Я говорю сейчас не об

абсолютной художественной ценности, но прежде всего об индивидуальной

узнаваемости авторов. Кстати, своеобразие их отнюдь не только национальное. Тут

налицо активная жизнь личного поэтического воображения. Ори­гинальность его в

каждом конкретном случае отвечает индиви­дуальному масштабу таланта. Поэтому

одни полотна выглядят тоньше и глубже, другие банальнее. Однако богатство

аспектов, эстетическая многомерность, многообразие представлений о кра­соте —

несомненные качества работ подобного ряда.

Вслед за 60-ми годами новое поколение существенно усложняет само идейное

содержание творчества. Для трех пос­ледних десятилетий истории нашего

художественного сознания типично интеллектуально-психологическое состояние

выбора. На первых порах проблема выбора возникает в самом широком со­циально-

нравственном плане. «Шестидесятники» обнаруживают преимущественно масштабные

противостояния коллективных ори­ентации. К 70-м годам в искусстве нарастает

потребность само­определения индивидуальной позиции через глубокий анализ

ситуации «личность и мир». Около середины 70-х годов критика обострились

разделяющие его противоречия. Все это вместе есть содержание современного

искусства. Пытаясь его охватить, твор­ческое самосознание «семидесятников»

выглядит уже гораздо менее целостным, нежели у «суровых». Конкретно его

оценить особенно непросто сегодня, когда общественная ситуация меняет

отношение к недавнему прошлому.

Будет известная логика в следующей позиции: искусство «семидесятников» могло

лишь негативно, болезненными проти­воречиями отразить ту эпоху, когда столь

ощутимой стала тенден­ция общественного застоя. Но критика обязана быть

конкретной. Надо видеть движение жизни там, где оно продолжалось. Наша

художественная культура 70-х годов имела в себе очаги жизни, свежие силы,

предвосхищавшие и даже готовившие нынешние сдвиги в нашем мышлении. Это и

фильмы, сегодня «снятые с по­лок», и книги, многие из которых писались, да и

читались нами, в 70-е годы. В живом потоке свое место занимают и наиболее

та­лантливые явления молодого изобразительного искусства. И, ра­зумеется, не

только лишь молодого. Хотя в силу многих причин достижения нашей живописи

более спорны, более фрагментарны, чем, скажем, литературы Ф.Абрамова и

Ч.Айтматова. И все же художники-«семидесятники» кое-что сделали для того,

чтобы правильно сфокусировать грани той самой мозаики, какой надле­жит дать

пластически-образную картину действительности конца XX века.

Отказаться от психологии, подменяющей реальное долж­ным. Стать менее

императивным, научиться шире смотреть на жизнь и больше в ней видеть. Что все

это значит для художника? Прежде всего тут требуется новое отношение к

самому себе. Больше искренности, больше смелости и адекватности выражения

своей личности в творчестве. В таком утверждении нет противо­речия. «Я»

художника, его чувства, опыт его индивидуальности — естественный и

непременный посредник между действительностью и ее отображением. Во власти

такого посредника и прервать ток жизненных впечатлений, которые питают

искусство, и мощно по­высить их творческую потенцию — обеспечить своего рода

«сверхпроводимость» художественного восприятия жизни. Проблема личностной

адекватности творчества, искренности творца была и остается сегодня одной из

основных и острых в нашей художественной жизни.

Остра она потому, что живучи, цепки те штампы, которые имитируют

индивидуальность в искусстве. Давая ее псевдообозна­чение, штамп фактически

позволяет вывести личность автора из игры. Вынести живое «я» за скобки

творческого процесса. «Семи­десятники» вполне ощущали подобную ситуацию. Но

чтобы спра­виться с ней, надо было прежде всего покончить с расхожими

стереотипами артистического самомнения. С практикой подмены своего «я»

романтической позой. Ответом молодых на эту насущ­ную необходимость стало то,

что многие критики и зрители вос­приняли как новое направление, увлекшее

молодых на рубеже 60—70-х годов. Не вдаваясь в терминологические тонкости, мы

будем называть такую линию «примитивистской».

В ее пределах — многие ранние работы Е.Струлева, Т. Назаренко,

Н.Нестеровой, И.Старженецкой, М.Талашенко, К.Нечитайло, И.Мещеряковой,

П.Малиновского; не только ранние, но и зрелые произведения живописцев

союзных республик: С.Айтиева, Р.Бичюнаса, Д.Джумабаева,

А.Накисбекова, Ф.Халилова. Авторы эти по-своему претворяют традиции

народного искусства, совре­менных «наивов», примитивистские искания начала XX

века — уроки Шагала, Ларионова, Анри Руссо. Такие холсты обычно сочетают

декоративность с пародийностью видения в фольклорном вкусе, с чертами гротеска,

тональность которого меняется от легкой иронии до едкого сарказма. Глубоко

примечательно, что на­смешливое, снижающее зеркало подобного «остранения»

моло­дые художники обращали прежде всего к себе.

Тенденция, о которой мы говорим, едва ли не шире всего проявилась в жанре

портрета. Автопортрет, групповой портрет хорошо знакомых людей — друзей

живописца... Казалось бы, реа­листической природе этого жанра абсолютно чужд

примитивист­ский гротеск. Но перед нами творческая ситуация, когда

«шутов­ство» служит правде. Столь ли уж это парадоксально? «Истину царям с

улыбкой говорить» — традиция небезызвестная, древняя; она уходит корнями в

средневековое «карнавальное» сознание. Есть и образцы более близкие. В начале

1910-х годов в портрете охотно работают молодые «бубновые валеты». Ранние

портретные произведения Кончаловского, Фалька раскрыли некие грани на­туры,

не осмысленные мастерами традиционно-реалистической линии. Суровая энергия,

неприятие и неудовлетворенность старым, жажда слома — как страсть, а не как

программа; потребность слияния с кипучим универсумом бытия. Вот настроение

этих порт­ретов. «Примитивистский» портрет 70-х годов тяготеет к своей

концепции человека, но некоторым образом и развивает демократический пафос

молодого искусства начала века.

Персонажи вышеназванных авторов наделены самыми простыми житейскими интересами.

В этом смысле они отличны даже от «простого человека» 60-х годов. Ведь тот

обладал по-своему высоким социальным статусом, утверждая свои ценности в

противовес тому, что считал ложным. Что делают люди на кар­тинах Струлева

или К.Нечитайло? Гуляют по улице. Пьют чай. Про­сто сидят или стоят,

существуют в привычной для них среде и рядом с такими, как сами. Усиливает ли

это начала жанровости в «примитивистских» работах? Фактически нет, потому что

бытовое действие либо повествование в них не столь уж существенно. Здесь

раскрываются состояния, характеры, типажи. Как правило, «истина», высказываемая

при этом художником, свойства самого непритязательного. Мы люди. Мы из плоти и

крови. Нам не чуждо ничто житейское. Мы отнюдь не романтические герои...

Такой взгляд на человека приносит в живопись примити­вистов мотивы, мало

знакомые советскому искусству прежде. Одна из ранних картин Н.Нестеровой

называется, например, «Де­ревня Раздоры» (1967). И это совсем не

сентиментально-поэтиче­ский образ, столь типичный в нашей традиции. Сельские

жители или те же «простые люди» провинции, городской окраины в ее картинах

занимаются разными делами, сугубо неэстетическими, о каких искусство прежде

словно и не подозревало. Они торгуют на рынке, торгуются и зубоскалят; среди

них появляются мясники, грубые существа, умерщвляющие животных. В таких

картинах можно увидеть мужчину или даже женщину с топором, отрубающих голову

петуху, подвешивающих туши в лавке. Эта публика парится в бане, охаживая себя

веником, грызет семечки, пьет пиво, обнимается на пыльных танцплощадках.

Да мало ли что еще в таком роде можно увидеть у Не­стеровой, Ксении

Нечитайло, Александра Ситникова начала 70-х го­дов. У

женщин-художниц появляется мотив автопортрета в ро­дильном доме, обычно тоже

свободный от малейшего налета красивости, романтизации. В таких образах много

резкого гро­теска и много правды. Они не пародийны — это было бы

проти­воестественно. Но они говорят о боли, о чрезвычайно мучитель­ном чуде

возникновения новой жизни; о той заурядной больнич­ной среде, которая

разительно не соответствует жизненному смыслу происходящего. И потому это очень

резкая, очень мало красивая живопись.

В подобных изображениях убедительно совершается трансформация гротесковой,

якобы примитивной образности. Сбрасывая нас с эстетических высей на землю,

почти в канаву, в пыль, художник вместе с тем обнажает некий слой реальности,

человеческого самосознания, общественной психологии, о кото­ром мы

предпочитали не говорить и не знать. На самом деле этот слой многое в жизни

определяет и потому должен составлять важный аспект познания для искусства,

нуждающегося в правде. Подобное искусство открывало окружающим глаза на

потаенный до того мир повседневных житейских страстей. Оно видело мир словно

бы не всерьез, пародийно — однако чутко и достоверно улавливало в нем

реальную меру добра и зла, горя и радости, смешного, низкого и высокого.

Ощущение этой меры, этого сплава и было принципиально новой реальностью,

которую мы узнали из уст молодых живопис­цев. Они остро почувствовали

контрасты жизни прежде всего на себе и в себе; по отношению к себе как

натуре, ближайшему предмету исследования. Они говорили со зрителем о том же,

что обнажала проза В.Шукшина, драматургия А.Вампилова. К такой живописи и

литературе понимание приходило трудно. Литература обладала, наверное, большей

прямотой и широтой восприятия общественных реальностей. Поэтому ее путь к

сердцу зрителя и читателя оказался короче. Живопись более фрагментарна и

менее целеустремленна. Но то и другое — родственные явления в ста­новлении

нашего социального самосознания 70-х годов.

Само собой органичность, стремление к правде пережи­вания не были «атрибутом»

каждого примитивистского опуса. Как и любая другая, эта тенденция порождала

поверхностные работы знала самодовольную, манерную, хотя порой и эффектную

сти­лизацию. Но свойственное ей живое начало объясняет особый путь эволюции

многих талантливых живописцев, тяготевших к примитивистской образности.

Лидеры «семидесятников» вообще как бы крупнее своих стилистических увлечений.

Тут «работает» некая внутренняя пот­ребность, которая развивается, растет,

стремится раскрыть себя в образах. Ну, а категория стиля, образная система?

Она не есть просто «служебный» фактор. Но вместе с тем и не фактор,

пол­ностью покрывающий личность художника. Здесь случай, когда никак уж

нельзя сказать, вольно следуя известному выражению, что человек это стиль.

Стиль не поймешь вне отношений преемственности. Вне связи с наследием.

Отношение «семидесятников» к наследию, стилевой традиции своеобразно и

парадоксально. С одной сторо­ны, выбор традиции, совершаемый ими, отчасти

функционален. С другой — традиция является для многих из них как бы

само­стоятельно существующим субъектом культуры. Предметом вос­хищения,

постижения, любования и желанным собеседником. В этом диалоге «на равных» с

разными пластами наследия мо­лодые продолжают уроки Жилинского. И

одновременно оказы­ваются больше, самостоятельнее, пытливее этих уроков. В

«семи­десятниках» живет страстная тяга к сочетанию несочитаемого. В силу этой

причудливой логики они почти одновременно обра­щаются к противоположному.

Рядом с «примитивизмом» ими владеет тяга к «музею». Отсюда во многих холстах

художников этого поколения мы обнаруживаем взаимопроникновение грубо­ватой

прямолинейности, заземленности и рафинированности.

Так происходит в живописи Виктора Калинина и Саттара Айтиева,

Ирины Мещеряковой и Ирины Старженецкой, Мартына Петросяна и

Инты Целмини. Лучшие их работы как раз и привле­кают подлинной

одухотворенностью, тонким психологизмом, сложностью пластически-цветового

строя. И не случайно самый настойчивый интерес художники этого поколения

проявляют к мастерам прошлого, учившим пониманию драматической слож­ности

бытия, человеческой природы. Ценившим эстетическую гармонию и хорошо

сознававшим, сколь много противоречий она объемлет. Залы «музея», посещаемые

«семидесятниками» чаще всего, это залы кватроцентистов, живописцев Северного

Возрож­дения; мастеров рубежа XIX—XX веков, искавших путь от наблю­дения к

символу. В этих контрастах и поисках «семидесятники» добиваются адекватности

своих образных построений духовно-психологическому статусу современного

человека.

Следует отдать должное Т.Назаренко, когда она совер­шает восхождение от

грубой прозы полужанра-полулубка к слож­нейшей жизни портретного образа

И.Купряшина (1974). Когда она сочетает элемент примитивистского гротеска с

насыщенностью нравственной ткани повествования в «Свиданье» (1973),

«Чаепитии в Поленове» (1973). Некоторые мастера 20-х — начала 30-х годов,

близкие к художественному объединению «Маковец», прошедшие школу Вхутемаса,

культивировали особый род созерцания — эсте­тику «философских состояний» в

пространственно-цветовом обра­зе. Но никогда еще подобный тип видения не

привлекал так мно­го живописцев разного плана и не получал такого многообразия

содержательных проявлений, как в нашем искусстве 70-х годов.

В этой связи нужно упомянуть эстонца П.Мудиста. Почти независимо от

мотива его живопись несет характерную лириче­скую тему. Это словно бы жизнь

души в особом пространстве, куда посылают свое излучение два полярных

источника: природ­ное естество и нынешняя цивилизация с ее требованиями,

соб­лазнами и утратами. Близки к этому и иные мотивы Нестеровой. Но у

нее собственный поворот темы. Сложное взаимодействие природного и социального

развертывается скорее во внутреннем пространстве человеческих судеб ее

персонажей. Многие вос­принимают их грубыми, шаржированными. Кажется, кисть

лепит такие лица сбивчиво; сама живописная материя здесь как бы несет в себе

свидетельство бытия, которое хочет, но не может достигнуть гармонии. Обычно

жизнь этих персонажей протекает в пейзаже. И зачастую природа исполняется

безмолвного сочув­ствия человеку, силящемуся разгадать свою тайну и не

способ­ному это сделать.

Драматическое влечение к духовности, красоте — источ­ник постоянного напряжения

в живописи Ирины Мещеряковой. Ее холсты, выдержанные в светлой

тональной гамме, сближенных цветовых качествах, как бы вопреки этому проникнуты

ритмиче­скими контрастами. В них есть символическая конфликтность. Она

возникает в столкновениях прижатых друг к другу пространственных планов, в

борьбе мастихина и кисти с самой материей краски. Из всего этого художница

строит картину, обращенную к чуткому восприятию, сопереживанию и богатому

пластическому воображению.

Наивно-тонкого благородства душевной жизни ищет в своих образах Ирина

Старженецкая. Ее концепция колорита пер­воначально влияла на Мещерякову. Но

обе художницы творят собственный мир. У Старженецкой строй чувств по

преимуществу идеален. Но есть в ее образном мире и некий полемический смысл,

некая проповедь. Ощущаешь это, соотнося подобное ви­дение с нашими обыденными

состояниями и впечатлениями.

Обращаясь к поколению 80-х годов, отметим по-своему примечательный факт:

тогда как «шестидесятники» и «семиде­сятники» пришли в художественную жизнь

до календарного на­ступления соответствующих десятилетий, с

«восьмидесятниками» происходило иначе. Молодые люди учились и начинали

работать своим чередом. Но новая генерация заявила о себе

позже 1980 года. В суждении о ней критика вообще связана тем, что имеет дело

с ситуацией открытой, исторически незавершенной. Новое художественное

поколение — это люди 50-х — начала 60-х годов рождения. Отсюда сугубая

проблематичность широких обобщений. Но, разумеется, критика может и обязана

сказать если не о пути поколения в целом, то хотя бы о том, что оно уже

принесло в искусство.

В начале 80-х годов, когда в атмосфере выставок стали ощущаться некие сдвиги,

можно было услышать: в творческую жизнь включается поколение «благополучных

детей». Идет моло­дежь, не знавшая не только войны, но и лишений послевоенных

лет, а потому вовсе не склонная к активному самоутверждению. Ей не за что было

бороться. Поэтому она заражена конформиз­мом и потребительством.

Сегодня, более трезво оценивая окружающие реальности, можно воспринимать

разговор о благополучном поколении мо­лодых лишь как иронию, горькую и едва

ли даже уместную. И тот конформизм, который действительно обнаруживали

молодежные выставки первой половины 80-х, приходится понимать по-иному.

Думается, он был следствием не столько самосознания молоде­жи, сколько

условий, в какие она была поставлена силами, опре­деляющими положение в нашем

искусстве. Положение, вместе со всей тогдашней общественной ситуацией

отмеченное чертами застоя.

Выявление собственных установок поколения 80-х годов происходит в полемике с

предшествующими им тенден­циями. Сегодня думается, что острота полемики в

условиях худо­жественной жизни начала 80-х годов была преувеличенной.

Ча­стично то была естественная реакция на дефицит живописно-пластического

содержания в интеллектуальной картине, чьим ос­новным орудием оставалось

обращение к визуальному доку­менту и монтаж таких документов. Но были тут и

элемент борьбы ряда менее преуспевших художников молодой генерации за

общественное внимание, и воздействие старших художников традиционного

мышления, непримиримо осуждавших принципы мон­тажа и документальности в

практике молодых живописцев. Тем не менее вербальное самоутверждение

«поколения восьмиде­сятников» началось в русле отрицания творчества

«семидесят­ников».

На всеобщее рассмотрение выносились следующие аль­тернативы: «театральность» —

«живописность», форсированная публицистичность или даже демагогичность —

интимный, душев­ный, самоуглубленный характер творчества; постмодернистская

эклектика - органическая приверженность школе и почве и т.п. Определения

первого порядка суммировались со знаком «минус» и относились к

предшественникам. Второго — к «восьмидесятни­кам», с уверенностью, что

возможность правдивого художест­венного выявления личности мыслима только в

таких измерениях. Оставляя в стороне крайности тогдашней полемики, надо

при­знать: стремление новой генерации заявить о себе по-новому играло

позитивную роль. Оно несло перспективу обогащения палитры молодой живописи,

вовлекало в здоровое соперничество свежие силы. Первый заметный успех этих сил

связан с XV мос­ковской молодежной выставкой, которая прошла не в привычных

залах Дома художника на Кузнецком, а в более престижном и об­ширном Манеже

(1984).

Актуальную концепцию «живописности» здесь представ­ляли работы И.Затуловской

и Ф.Буха, А.Зарипова, Н.Желтушко, Н.Наседкина.

Впрочем, декларация камерности ими как раз не очень выдерживалась. Даже

прозрачные, полные лиризма, не­многословные пейзажи и портреты Затуловской

объединялись в довольно масштабный живописно-пространственный ансамбль. Своей

необычной конфигурацией ее многочастная композиция привлекала не многим меньшее

полемическое внимание, чем открыто публицистичные работы «семидесятников».

А.Зарипов наряду с небольшими пейзажами показал крупную картину «1941

год». Независимо от размеров работ активной живопис­ной экспрессией

запоминались работы Буха, Наседкина...

В этом-то качестве и заключалась вся суть. Общий эмо­циональный тон молодой

картины к середине 80-х годов стал более напряженным и страстным. Яркое, как бы

спонтанное чув­ство побеждало рациональность. То было свойственно многим и

разным произведениям. Лирический темперамент преобладал в живописных вставках

«Вечернего города» Лубенникова. Повышен­ной динамикой, контрастами

гибких ритмов было проникнуто полотно П.Малиновского и Т.Файдыш

«Перед сеансом» (1983). В пространстве активных и противоречивых эмоций жили

непри­каянные персонажи картин А.Зингер. Горячей, яростной страстью

кипели холсты Н.Желтушко, обращенные к повседневным драмам деревенского

быта. Непривычно само ощущение движущих сил крестьянской жизни у этого автора.

Она, разумеется, далека от утопических картин, десятилетиями возникавших в

нашем искус­стве. Не похож мир Желтушко и на деревню ранних Струлева,

Нестеровой, хотя во многом оттуда он вырос. «Семидесятники» в этих мотивах

более пародийны и более декоративны. У Желтушко отношения человека с природой

(особенно в картинах по мо­тивам архангельских деревень), человека с животным

словно заряжены силой давнего, привычного, нескончаемого взаимного

противостояния, в котором есть место юмору, но ни малейшей уступки «сторон»

друг другу. Это свое ощущение художник пере­дает живописной пластикой,

столкновениями бугрящихся фигур и объемов с пространством, землистых тонов

почвы, сараев, мостков с яркими, холодными всполохами неба.

Особой мощью темперамента останавливали живописные произведения Л.Табенкина

. Странные, крупные, плотные фигуры на крупных полотнах. Птицы, полные

архаической силы. Чуткая остромордая собака на руках мужчины. О чем это? Идею в

чет­ком ее оформлении, пожалуй, трудно вычленить в этой живописи. Но безусловны

ее моральный пафос, ее человеческая энергия. Один из самых характерных мотивов

у Табенкина — вереница людей, медленно идущих куда-то. Они движутся, упрямо

склонив головы, порой прижимая к себе детей, без видимой цели, но даже с

некоторым суровым воодушевлением. И воспринимается это как, может быть,

недосказанная, но в основе своей убеждающая метафора жизненной миссии человека.

Открытием XV выставки стали также имена М.Кантора и А.Сундукова.

Первый был представлен холстами, чей жанр можно определить как философский

портрет. Самое сильное впечатле­ние оставляли лица его героев, отмеченные

печатью трагиче­ского гуманизма. Пожалуй, таких мы еще и не видели в молодой

живописи. Второй останавливал остротой наблюдения, значитель­ностью и

реалистической новизной типов, населявших его крупное полотно. Непривычный

мотив: люди на Красной площади, моло­дежь, старики не выглядели слащавой

открыткой. Сундуков на­писал социальный жанр, отмеченный новой зоркостью

анализа окружающего.

Фигуры Табенкина, Кантора, Сундукова, которые привлекли серьезное

зрительское внимание еще на XV молодежной, оказа­лись по-своему символичными

для ситуации, переживаемой нашей культурой в 1985—1987 годах. Их первые

выступления отме­чались с большой настороженностью. Это были молодые

худож­ники, и у каждого имелись проблемы, свойственные поре ста­новления.

Проблемы силы и чистоты выражения внутренних устремлений автора в образах

живописи. Устроителей выставок, часть критики и публики смущала не мера

достоинств и недо­статков, с какой воплощались их замыслы, а самый характер

мироотношения этих художников. Их, если угодно, жизненная философия.

Сейчас оставим в стороне тот момент, что первые два — живописцы-пластики, а

третий преимущественно повество­ватель, который идет от графической фиксации

своих наблюде­ний. У всех троих налицо подчеркнуто бескомпромиссное

отно­шение к окружающему. Косвенно или прямосюжетно-изобразительно, они

затрагивают самые больные вопросы жизни. Их об­разы полны тревоги за то, что

происходит с людьми. Степень этой тревоги, этой непримиримости заметно

превосходит средний уровень морального самосознания, выражавшийся искусством

первой половины 80-х годов. И были силы, квалифицировавшие тревожную совесть

художников негативно. Упреки, выдвигаемые в подобных случаях, хорошо

известны: искусство обвиняют в очернительском отношении к жизни. Но страстное

социально-этическое начало, присущее молодым, было по-своему законо­мерным

феноменом атмосферы общественного застоя 70— 80-х годов — закономерной формой

ее неприятия, противостоя­ния ей со стороны честной и мыслящей личности.

Такая позиция глубоко отвечает жажде социального очищения, во всеуслыша­ние

заявившей о себе после XXVII съезда партии. На переломном этапе истории

гражданская и нравственная непримиримость мо­лодых оказывается действенным

орудием созидательной работы нашей культуры.

Не случайно произведения трех названных авторов обре­тают ключевую роль в

экспозиции XVII московской молодежной выставки и всесоюзного смотра

«Молодость страны» 1987 года.

Развитие искусства и сегодня далеко не безоблачно, далеко не всегда плодотворно,

хотя общественный контекст его изменился. Что до Табенкина, Кантора

, Сундукова, они примечательно вы­росли со времени предыдущего появления

в стенах Манежа. Публика 1987 года увидела несколько крупных композиций

Мак­сима Кантора. В их числе — «Зал ожидания» (1986), полиптих под

названием «Чернобыль. Звезда Полынь» (1987). Нет надобности утверждать,

что в этих работах все полностью состоялось. Однако нельзя не оценить масштаба

задач, поставленных автором.

Чернобыль. Обращение к одному из центральных, траги­чески важных событий конца

XX века. Как мыслится тема? Спа­сение мира исключительно в человеке, в полноте,

действенности его гуманистического самосознания. Кантор раскрывает идею

через своих героев, как бы являющих единственную опору в огромном, потрясенном

пространстве. Мужские и женские фигуры отмечены уникальностью духовного опыта.

Это современные люди, в судьбе которых по виду нет ничего исключительного, и

это мыслители, работники, учителя, страстотерпцы, причастные родовой мудрости

человечества. Что-то напоминает в них образы философов Возрождения, что-то

средневековых пророков, что-то героев Э.Барлаха, Ф.Кремера. Смысл таких образов

— призыв к нашему чувству ответственности и чести, обращение к

духовно-нравственному потенциалу современного человека; тревожный вопрос о

будущем человечества, которое, собственно, предре­шается жизненным выбором,

совершаемым каждым из нас в те­кущий момент истории. И все это не слова. Трудно

назвать что-либо в нашей живописи последних лет более созвучное, напри­мер, тем

проблемам, что отразились в документах Иссык-Кульского форума (1987), в лучших

образцах современной литера­туры и публицистики.

Помимо сказанного работы Кантора несут новые пласти­ческие идеи. В них

есть подход к той мере изобразительной конкретности и выразительной условности,

что отвечает звучащей в нас музыке сегодняшнего ощущения мира. Так, в полиптихе

Кантора изобразительное начало присутствует настолько, чтобы оказалась

опознана, олицетворена, насыщена полнокровной эмо­циональностью авторская идея.

Вместе с тем отход от изобрази­тельного првдоподобия художественной структуры

позволяет ощутить грозный напор жизненных стихий, угрожающих чело­веку. Никогда

еще этот напор не достигал такой осязаемости, как в последних работах

М.Кантора. Осмысленная форма полу­чает здесь в качестве своего крайнего

антипода — реальную пу­стоту, разрыв пластического пространства. Строй

художественной «музыки», которую мы слышим при этом,—явленная с наиболь­шей

очевидностью дискретность материи бытия. Подобное эсте­тическое напряжение

воспринимается как правдивый и действен­ный способ передачи драматизма

сегодняшнего мирочувствования. Есть сила, разрывающая мир на куски, и есть

воля, препятствую­щая энтропии человеческих ценностей. Такой мыслится самая

общая трактовка темы, решаемой Кантором.

Прежде большого полиптиха она возникла в композициях, связанных с мотивом «зала

ожидания». Вообще тема человече­ского множества символична и для Кантора

, и для Табенкина, и для Сундукова, и для ряда других молодых

живописцев самых последних лет. Обращение к ней даже как бы снимает

противо­речия разных творческих позиций и дает результаты, позволяю­щие

сопоставлять сегодняшнее состояние крупной станковой ком­позиции с картиной

70-х и

60-х годов, а также более раннего времени.

Ведь классика советской картины по преимуществу мыслит изображение множества

людей как праздник жизни, труда — как ситуацию торжества идеала. В какой-то

степени этот принцип близок и «суровым», новаторам 60-х годов. Только их идеал

строже, демократичнее, мужественнее, нежели, скажем, в 30-е годы, т. е. в эпоху

«Кол­хозного праздника» С.Герасимова. У «семидесятников» подобный

мотив почти исчезает. В лучших, принципиальнейших их картинах он сменяется

изображением небольшого кружка размышляющих персонажей. Это типично для момента

реалистической переоцен­ки ценностей, о котором мы говорили. Наконец, у

«восьмиде­сятников» вновь возникает проблема человеческой массы. И воз­никает

она как одна из насущных, центральных. Очень характерны мотивы, какие мы видели

на молодежных выставках 1985— 1987 годов,— толпа людей в подземном переходе,

поезде метро, автобусе, люди в больничной палате и магазине, человеческая река,

текущая по эскалатору или улице; человеческое сообщест­во, чего-то ожидающее

или чему-то внимающее. С их появлением фокус художнического зрения как бы снова

перемещается в сферу нашего общего и обычного обитания. Но теперь оно вовсе не

выглядит праздничным. Любая значительная работа такого плана —это вопросы,

вопросы, вопросы: куда мы идем? кто мы? в чем наша цель, наша перспектива?

На рубеже 70--80-х годов число ремесленников возросло и среди молодежи. При

этом процесс обратного свойства идет отнюдь не с той интенсивностью, какая

воз­можна, казалось бы, в общественных условиях наших дней — вре­мени

перестройки. Отсюда множество картин и картинок сред­него качества, поток

никого особенно не затрагивающих, конъ­юнктурных произведений, мимо которых

зритель проходит на выставках. В основном это работы, перемалывающие

общепри­нятые традиции советского изобразительного искусства в специ­фический

жанр более или менее пестрой, эффектной, декора­тивной картины-панно. По

сути, она лишена содержания, чужда каких бы то ни было проблем. О таких

опусах здесь не было смысла писать. То лучшее, что в них сохраняется,—

отзвуки откры­тий более раннего времени. Такие работы и их создатели словно

бы вне динамики художественного сознания; им неведомо, чем живут в наши дни

молодые силы искусства.

Рядом с этим на молодежных выставках последнего вре­мени проявилась еще одна

позиция. Ее открытое, публичное вы­ражение стало закономерным следствием

демократизации нашей общественной и культурной жизни. Поиски, более или менее

па­раллельные развитию авангарда в зарубежном искусстве второй половины XX

века, и раньше занимали определенную часть художников в нашей стране. Однако

на протяжении 1950—1970-х годов они выступали в качестве альтернативы

художественной политике, проводившейся государственными органами культуры и

Союзом художников. Вытесненный за пределы общедоступных выставок, наш

«авангард» образовал некую «нишу», и это поло­жение имело свои минусы и свои

плюсы для его представителей. Перипетии их творчества — реальный феномен

нашей культурной жизни, до сих пор не получивший научно-критической оценки.

Такая задача не ставилась и в пределах этого реферата, потому, что ее решению

должно предшествовать исследование соответствую­щего материала — специальное

погружение в ту самую «нишу», что жила изолированно от процессов, о которых

шла речь. В течение 1986—1987 годов, однако, преграды, вычле­нявшие этот слой

творческой практики из ее совокупности, оказались сняты новой общественной

ситуацией. Произведения нео­авангардистского плана появились и на молодежных

выставках, и на «взрослых». Авангардистская альтернатива стала реальной

проблемой для широкого круга художников и для зрителя. Тем самым наряду с

реалистической установкой и ее антиподом, конформистским ремесленничеством,

перед молодыми как бы возник «третий путь»: перспектива искусства,

заявляющего о своей независимости от прочих областей социальной практики, от

общепринятой, традиционной иерархии материальных и духов­ных ценностей

жизни.

Есть глубокий исторический парадокс в том, что подоб­ный выбор ныне уже в

третий раз возникает перед молодой генерацией советских художников. Впервые

это случилось в 20-е годы, затем на рубеже 50—60-х. Нет более нелепого

заня­тия, чем поправлять историю. Однако теперешнее «третье при­шествие»

авангарда показывает, что связанные с ним проблемы не получили естественного

разрешения в самой жизни нашей культуры. Почему так случилось — особая тема,

и она ждет сво­его анализа. Говоря о сегодняшней ситуации молодого искусства,

попробуем опереться лишь на самые фундаментальные, наиболее ощутимые уроки

недавнего опыта.

Видимо, первый из них, рассуждая логически, состоит в следующем: не оправдали

себя притязания авангарда, выдви­нутые в свое время его основоположниками и

так или иначе возрождавшиеся на более поздних этапах его истории, стать

единственным искусством XX века. И равным образом не оправ­дали себя попытки

вычеркнуть авангардистский эксперимент из динамики художественных исканий, из

развития художественного самосознания нашего общества. Об этом говорят

непреложные факты. Идеи и опыт авангарда, его искания в области формы и языка

питают весь современный дизайн; они служили и служат обогащению поэтики

изобразительного искусства XX века.

Но вот и второй урок. Если эти эксперименты оказываются пускай и

«строптивой», но все-таки объективной частью исторической логики нашего

художественного развития, на них распро­страняется действие основных законов

искусства. Они подчиня­ются его органической диалектике. Поэтому в судьбе

авангар­дистского эксперимента имеет такое же значение творческое качество

результата, как и в развитии традиционных линий ис­кусства. Поэтому и здесь,

в этой сфере специфических поисков, перед художником, в сущности, открывается

не «третья» воз­можность выбора, но тот же основополагающий выбор между

Искусством — Творчеством и искусством — ремеслом, чья цель обеспечивать

своего хозяина средствами к жизни, наподобие любого другого занятия.

Таковы предварительные размышления в области, не тра­диционной для нашей

критики. Навеяны же они тем, что мы видим на сегодняшних молодежных

выставках. Это ведь факт: выйдя из своей «ниши» в широкое выставочное

пространство, авангард утрачивает долгое время усугублявший к нему интерес

ореол — не только формальной свежести, но и некоей социально-культурной

альтернативы. А вместе с этим существенно возра­стают акции таланта и

профессионализма в противовес расчету на шокирующее действие непривычной,

«недозволенной» формы. Начинается плодотворный процесс качественной

дифференциа­ции среди тех, кто претендует на роль первопроходцев неведо­мых

троп искусства.

Заключение.

Пойдут ли общее творческое развитие, искания молодых тем или иным путем,

предполагать трудно. Особенно в исторической ситуации множества сдвигов на

разных уровнях нашего социального организма, культуры начала XXI века в

целом. Однако в любой ситуации сохраняет значение выбор, совершае­мый

человеком. И, разумеется, такой выбор во многом зависит от наших ценностных

представлений, идеалов, стремлений. А здесь немалую роль играет отношение к

прошлому опыту. Вот почему, оглядываясь на нашу художественную жизнь

последних тридцати лет, кажется важным не упускать из виду неких ее уроков.

Сейчас много спорят о традициях отечественного искус­ства. Есть духовная

традиция, которую искусство советское, ис­кусство новейшее унаследовало от

больших художников доре­волюционной России. Это ум, сердце, творческое

воображение, открытые насущным тревогам сограждан, человеческим борениям

современности. Это потребность создавать искусство, соразмер­ное жизни —

широко, общественно понятой, ее всеохватным запросам. Здесь дело больше во

внутреннем пафосе творчества, нежели в индивидуальных или национальных

творческих пред­почтениях. Органически ощущаемый социальный масштаб

худо­жественных задач. Вот то, что, пожалуй, ярче всего выделяет достижения

мастеров советского изобразительного искусства в любой международной

экспозиции. Именно эта естественная, глубоко личная и потому индивидуально

окрашенная творческая причастность общим вопросам жизни, Она налицо и в

лучших произведениях наших молодых живописцев. Чувство гуманисти­ческой

сопричастности определило, как представляется, развитие нескольких генераций,

о которых у нас шла речь. Определило — при всех противоречиях, «завихрениях»,

которые свойственны нашему молодому и не молодому искусству. Живое,

воплощен­ное в его образах гуманистическое начало и видится ценностью,

способной позитивно влиять на завтрашний выбор художника.

Список литературы :

1. Манин В. О современной живописи. – Творчество, 1982, № 5

2. Морозов А.И. Поколения молодых. – М.: Советский художник, 1989

3. Сысоев В. Искусство молодых. – Искусство, 1976, № 7

4. Яблонская М. Творчество молодых художников на новом этапе развития

советского искусства. – В сб.: Советское искусствознание¢77. Вып.1. М.,

1978,с. 5-15

5. Молодые живописцы 70-х годов. Альбом. Автор – составитель А. Дехтярь.

М., 1979

6. Молодые советские художники. Альбом. Автор – составитель В. Сысоев.

М., 1980

Примечания:

Импрессионизм – (от фр. Impression – «впечатление») направление в

искусстве последней трети ХIХ – начала ХХ в., сложившееся в 60-х – начале 70-х

гг. во французской живописи. Представители И. (А.С. Голубкина, П.П. Трубуцкой в

России и др.) стремились запечатлеть изменчивость окружающего мира, передать

собственные мимолетные впечатления.

Конформизм – (от позднелат. Conformis – «подобный», «сходный»)

приспособленчество, некритическое принятие существующего порядка вещей,

господствующей политической системы и преобладающих мнений.

Эклектика – (от греч. «эклектикос» – «выбирающий») соединение разнородных

взглядов, идей, принципов.

Список иллюстраций:

1. Г.М. Коржев Поднимающий знамя. 1958-1960 Центральная часть

триптиха «Коммунисты»

2. Г.М. Коржев Влюблённые. 1958

3. Г.М. Коржев Поднимающий знамя. 1958-1960

4. Т.Т. Салахов Ремонтники. 1960

5. А.А. Смолин, П.А. Смолин Полярники. 1961

6. Н.И. Андронов Плотогоны. 1960-1961

7. П.Ф. Никонов Геологи. 1962

8. П.Ф. Никонов Наши будни. 1960

9. Д.Д. Жилинский В новом доме. Правая часть триптиха «На новых

землях». 1967

10. Д.Д. Жилинский Под старой яблоней. 1969

11. В.Е. Попков Строители Братска. 1960-1961

12. В.Е. Попков Двое. 1966

13. В.Е. Попков Воспоминания. Вдовы. 1966

14. Т.Г. Назаренко Молодые художники. 1967

15. В.И. Иванов Луга. 1961

16. В.И. Иванов На покосе. В шалаше.1962

17. В.И. Иванов Рязанские луга. 1962-1967

18. В.И. Ивановов Молодая мать. 1964

19. В.И. Иванов Берёзы. 1969

20. Н.И. Нестерова Розовый дом. 1974

21. Я.Г. Анманис Композиция с художником. 1973

22. В.В. Владыкин Семья художника О.Лошакова. 1976

23. Р.-З.Л. Бичунас Художник и праздник. 1980

24. Г.В. Бородай Памяти художника А.Г.Венецианова. 1980

25. М.К. Кантор Зал ожидания. 1986

26. М.К. Кантор Чернобыль. Звезда Полынь. 1987. Часть полиптиха

Страницы: 1, 2


© 2010 Рефераты